Тема: «Развивающие интегрированные технологии и формы интегрированного обучения. Интегрированные уроки музыки и живописи.» Живопись и музыка – это различные виды искусства, которые сильно воздействуют на эмоциональное состояние человека. Они вызывают широчайший спектр эмоций – от спокойного сопереживания до бурных восторгов или полного неприятия. Для выражения впечатлений часто используют несовместимые на первый взгляд категории: «окрашенный звук», «светлая мелодия», «красный или серебряный звон», «звучание красок» и др. Каждое понятие, заимствованное из одной сферы, обогащает и усиливает понятийную сферу другой. Существуют также общие законы и правила построения музыкальных изобразительных произведений: симметрия, динамика, центр композиции, акценты, ритм, тональности. «Звуки и цвета являются символами душевных одинаковых переживаний» /В.Г.Короленко/. Общие законы и позволяют объединять звук и цвет, музыку и живопись. Родство музыки и живописи ощущалось ещё в древние времена. Первые шаги к сближению разных сфер искусства сделали художники. Они изображали своих на своих работах певцов и музыкантов. О красоте исполняемых мелодий зритель мог судить по душевным переживаниям, отражённым на лицах исполнителей. Завораживающая сила звуков передавалась также выразительной пластикой и динамикой поз музицирующих людей. Примеры тому многочисленны. Приведём лишь некоторые из них. Венецианский художник Бернардо Строцци в 1640 г. написал картину «Лютнист», на которой изобразил находящегося во власти музыки молодого музыканта с красивым и вдохновенным лицом. Длинные утончённые пальцы играющего человека перебирают струны, издающие чарующую мелодию. Английский художник Томас Гейнсборо (1727-1788) часто рисовал аристократов с музыкальными инструментами. Живописец для своих работ выбирал завершающий момент их музицирования, когда взгляд изображаемых ими людей был как бы обращён в сторону улетающей мелодии, а слух продолжал улавливать последние затухающие звуки. К музыкальной теме обращались многие художники разных стран и времён. Известны работы Д. Халса «Домашний концерт», В. Боровиковского «Портрет сестёр А.Г. и В.Г. Гагариных», В. Тропинина «Гитарист», П. Федотова «Портрет Н.П. Жданович», П. Пикассо «Три музыканта» и др. Но одно дело изобразить музицирующих исполнителей, а другое – увидеть саму музыку. Попытки осуществить этот замысел впервые были предприняты русским композитором А.Н. Скрябиным и литовским художником М.К. Чюрленисом (но каждым по-своему). Произошло это почти в одно время – в конце XIX начале XX веков. Композитор А.Н. Скрябин написал симфонию «Прометей», исполнение которой сопровождалось вспышками света различной окраски. С помощью пространственно организованного света воплотилась идея воспринимать музыкальное произведение уже двумя органами чувств – и слухом и зрением. Желание слышать и видеть одновременно созданную композицию привело к рождению нового направления – светомузыки. В фейерверке звуков и красок происходит воздействие на зрителя, на его эмоциональное состояние (кстати этот эффект используют сейчас многие рок- и поп-группы). Композитор и художник М.К. Чюрлёнис стал основоположником музыкальной живописи. Свои впечатления от сонат, фуг, прелюдий он выразил с помощью красок и создал созвучный им мир зримых образов. Плоскость картин позволяет как бы остановить музыку во времени для её обозрения. Картина «Арфа» Чюрлёниса изображает опушку леса со склоненными деревьями, напоминающими струны арфы. К синтезу живописи и музыки здесь добавляется пантеистическая идея. Художники, последователи Чюрлёниса, создают новые стили для написания своих красочных полотен. При этом звук и цвет словно сливаются в одно целое и рождаются творения, помогающие глубже познать гармонию мира. При этом у каждого автора своё видение услышанного. В своё время И. Ньютон сопоставил цвета спектра и музыкальную октаву. На его чертежах холодные части спектра соответствовали более низким звукам, тёплые-высоким. Развивая эту идею дальше, можно заменить черно-белые значки на нотном стане разноцветной графикой, то есть каждую ноту обозначить соответствующей цветной полосой. Это даст возможность увидеть мелодию и получить более объективную цветовую картину звучащей музыки. При этом высота звуков первой октавы будет соответствовать цветовой гамме всего спектра. Для других октавные тона цвета (светлоты) будут адекватны изменению других тонов, а ширина полосы-длительности ноты. Паузу можно обозначить белыми полосами (отсутствие цвета), fortissimo (громко) – более высокими полосами, pianissimo (тихо) – полосами меньшей высоты. Изменение длительности ноты приведёт к изменению ширины красочной линии. Например, ширина для целой ноты будет в 4 раза больше четвертной и в 8 раз-восьмой. Лига главный переход одного цвета в другой. Знаки альтерации. Тёплые оттенки создаются добавлением к основному цвету красной и желтой красок. Холодные - синей краски. Интересно проводить уроки синтезирования музыки и живописи с учащимися общеобразовательных школ. Вначале ученикам предлагается выполнить натюрморты с музыкальными инструментами, т.е. изобразить музыкальную атрибутику. Натюрморты выполняются акварелью в технике la prima по влажной бумаге или гуашью пастозно. Затем ребята красками рисуют музыкантов, танцоров, певцов, выстраивая сюжеты на тему «Концерт». Важно отмечать работы, в которых не просто изображается, но и выражается связь с временными искусствами – когда позы артистов не являются статичными, а их движения передают ритм исполняемых произведений. Цветовые решения костюмы и сцены также соответствуют поставленной цели – увидеть мелодию. Яркие контрастирующие оттенки тканей – вспышки света в виде разноцветных пятен или мягкий нежный колорит передают характер изображаемой музыки. На следующем этапе – создание музыкальной живописи в её символической или абстрактной форме – детской фантазии не было предела. Просмотр по видеомагнитофону симфонических и эстрадных концертов, прослушивание песен в исполнении русских и зарубежных артистов привело к созданию интересных не стандартных работ. С каждой новой мелодией нетрадиционной этюды становились все более и более смелыми. Цветовые мазки ложились на плоскость бумаги в соответствии с чувствами, рождающимися в сердцах детей. Живопись была динамичной, не ограниченной рамками заученных правил. Забывая об обычных формах и объёмах, юные художники самозабвенно как бы растворялись в льющихся звуках и создавали не закрепощенные художественными штампами цветные композиции. Для этого ими использовались акварель, гуашь, фломастеры и пастель. Экспериментируя, ученики постигали сущность и право на достойное существование творческих методов живописи, рожденных в сфере абстракционизма и авангардизма. Изображение же мелодии в виде музыкальной графики предлагалось для тех детей, которые были знакомы не только с основами цветоведения, но и с нотной грамотой. Простые музыкальные произведения, изображенные графически, представляются ученикам уже совсем в ином виде. История говорит нам о том, что изображение музыкальных звуков началось с рисования человечков в разных позах. Затем использовались буквы, невмы (точки, черточки, запятые). После изобретения нот и нотоносца музыкальная запись практически не менялась, но абстрактность её «чернобелых значков» создает определенные трудности для детей. Цветовая запись нот, возможно, будет восприниматься лучше, быстрее запоминаться, она облегчит процесс обучения, а в создании соединит цвет и музыку.