Маньеризм (постренессансное явление в итальянской культуре 2-ой пол.16 века - нач.17 века.) Маньеризм - (ит. manierismo - вычурность) - течение в западноевропейском искусстве XVI в., отразившее кризис художественных идеалов эпохи Возрождения, разрыв с ее реалистическими традициями; характеризуется субъективизмом и вычурностью, поверхностной экзальтацией, манерной изо- щренностью форм, подражанием манере выдающихся мастеров Ренессанса. Зародившись во Флоренции в 20-е годы XVI в., маньеризм распространился в Италии. Представители маньеризма отошли от ренессансного гармоничного восприятия мира, гуманистической концепции человека как совершенного творения природы. Острое восприятие жизни сочеталось в маньеризме со стремлением не следовать природе, а выражать субъективную "внутреннюю идею" художественного образа. В этом противоречивом духе представители маньеризма использовали отдельные элементы творчества мастеров Возрождения но, в отличие от них, культивировали представления не о гармонии мира и человека, а о неустойчивости и шаткости человеческой судьбы, находящейся во власти Высших сил. Для итальянского маньеризма 1520-х гг. (Понтормо, Пармиджанино, Джулио Романо и др.) характерны драматическая острота образов, трагизм мировосприятия, усложнённость и преувеличенная экспрессия поз и мотивов движения, удлинённость пропорций фигур, колористические и светотеневые диссонансы. Особую роль в произведениях маньеризма играет виртуозная нервная линия, нередко приобретающая самостоятельное значение. Мир предстаёт неустойчивым, шатким, в состоянии распада. Образы полны тревоги, беспокойства напряжённости, художник удаляется от натуры, следуя в своём творчестве субъективной "внутренней идее", основой которой является не реальный мир, а творческое воображение; средством же исполнения служит "прекрасная манера" как сумма определённых приёмов. Среди них - произвольная вытянутость фигур, сложный змеевидный ритм, нереальность фантастического пространства и света, подчас холодные пронзительные краски. Впервые после Ренессанса с таким трудом достигнутая гармония содержания и формы стала распадаться из-за чрезмерного развития отдельных элементов: линии и силуэта, красочного пятна, мазка и штриха. Красота отдельно взятой детали стала важнее красоты целого. Самым крупным и одарённым мастером был Франческо Маццола, прозванный Пармиджанино (1503-1540), изощрённый мастер и блестящий рисовальщик. Он любил поразить зрителя: например, написал свой автопортрет в выпуклом зеркале. Намеренная нарочитость отличает его известную "Мадонну с розой" (1538-1540 гг.), картина, в которой распад ренессансного образа представлен в полной мере. Главное то, что здесь сознательно разрушена гармония между идеалом и формой его воплощения. Во всем главенствует неприкрытая чувственность, рассчитанная на утонченный вкус аристократии. Изысканный ритм складок одежд и занавеса создает ощущение вневременности образов, их удаленности от жизни. Такова позиция художника. Еще дальше на пути ухода от реальной действительности стоит так называемая «Мадонна с длинной шеей» (Флоренция, Уффици) — одно из центральных произведений всего итальянского маньеризма. В связи с этой картиной возникает много вопросов, ответы на которые дать довольно трудно. Есть ли тут реальное пространство или художник, исходя из каких-то определенных целей, запутывает зрителя? Где спинка трона, на котором изображена восседающая Мадонна и что за колоннада возвышается на заднем плане картины? Все эти вопросы могут найти объяснение, видимо, только в одном — художник хотел создать мир настолько ирреальный, что использовал самые невероятные композиционные приемы. Вероятно, что самым важным было для Пармиджанино создание образа, абсолютно непохожего на то, что он мог видеть у своих предшественников. Этому способствовали и сознательное искажение натуральных пропорций, и нечеловеческая хрупкость тел, и загадочное выражение лиц. Предназначенное узкому избранному кругу людей, искусство Пармиджанино оказало значительное воздействие на европейскую живопись. Именно оно подготовило почву для возникновения, а затем и бурного расцвета стиля барокко. ЭЛЬ ГРЕКО (El Greco) ( 1541–1614), Расцвет живописи Испании начался с появлением в Мадриде в 1576 г. ЭЛЬ ГРЕКО, испанского художника греческого происхождения / с острова Крит/, его настоящее имя - Доменикос Теотокопулос. Учился у иконописцев на Крите, а в 1565 переехал в Венецию. Здесь он был учеником у Тициана.Это сказалось на формировании его как живописца: он испытал влияние и византийских иконописцев, и мастеров итальянского Возрождения. Эль Греко несколько лет провёл в Венеции и Риме. В Риме в 1570 он поступил на службу к кардиналу Фарнезе. В1576, привлеченный известием о строительстве дворца Эскориал, Эль Греко отправился в Мадрид. Однако испанскому королю не пришлась по вкусу необычность искусства Эль Греко. Потерпев неудачу при дворе в Мадриде, Эль Греко поселился в Толедо- бывшей столице Испании, центре старой аристократии, сохранившей средневековый уклад жизни. Это был духовный центр государства, город воинствующей веры, монастырей, наковальня ума, школа изящной речи, центр католической культуры, враждебной королю-город надменной кастильской знати.Такой выбор был сделан Эль Греко не случайно, ибо сам он был глубоко верующим человеком, преданным сторонником католической церкви, роль которой в испанской школе живописи была очень велика. Именно в Испании, где был необычайно силен религиозный фанатизм и получили распространение различные мистические учения, творчество Эль Греко нашло естественную почву. Для испанского искусства 16 в. было характерно существование средневековых, готических традиций слитых с итальянским искусством и мавританской орнаментальностью (многовековое господство арабов в Испании). Земной мир в представлении испанцев удивительно уживался с религиозным и мистическим миропониманием. Поэтому почти все произведения Эль Греко посвящены христианским сюжетам, но связанным с реальной жизнью Испании. В картинах Эль Греко вытянутые деформированные пропорции фигур людей и святых. Их бледные лица, их манерные жесты, беспредельность фантастической среды вокруг персонажей, призрачные вспышки ирреального света, словно специально созданны для чудес и видений. Утонченные, одухотворенные, порой тревожные лица, хрупкие, странно вытянутые фигуры,сами подобны призракам. От сложных эльгрековских композиций веет тайной, экстатическим воодушевлением; они полны напряженной динамики; словно веяние нездешнего ветра пробегает по одеждам, лицам, стекловидным облакам, проникнуты религиозной экзальтированностью «Благовещение», «Моление о чаше» и др. Вершина творчества Эль Греко- полотно «Погребение графа Оргаса» (1586г.) написано для церкви Сан-Томе в Толедо. Согласно местному преданию, в 1312 г. во время похорон графа Оргаса - богатого, но очень скромного и набожного горожанина, пожертвовавшего своё со стояние храму Сан-Томе, произошло чудо: с небес спустились святые Августин и Стефан и сами похоронили умершего. Это чудо на земле открылось взору одного ребенка(портрет сына художника) и он приглашает к созерцанию этого видения зрителя.Чудо на Небесах открылось только одному священнику, изображенному спиной ко зрителю. Златокудрый ангел бережно несет душу графа, изображенную в виде призрачной младенческой фигурки, через расщелину облаков прямо к Иисусу. Христос окружен сонмом ангелов и святых. Композиция картины традиционна для того времени: в нижней части, на земле, совершается погребение, а в верхней, на небесах, душа графа Оргаса предстаёт перед Христом, Богоматерью и святыми. Гранью между двумя мирами, горним и дольним, является ряд из фигур толедских грандов. Благородные, наделенные пылкой религиозностью, высоким интеллектом, аристократизмом- все они портреты современников художника. Их лица слегка удлиненные, аскетичные, глаза посажены асимметрично, они полны напряжения сложной духовной жизни. Это лучшие представители современного Эль Греко времени. Удлиненные фигуры персонажей изгибаются и мерцают подобно языкам пламени, свободные от земного притяжения; в этих образах Эль Греко сумел выразить идею духовного устремления человека к Богу. Картина «Погребение Графа Оргаса» открыла Золотой век испанской культуры. Еще при жизни Эль Греко маленькая церковь Сан-Томе на окраине Толедо, рядом с которой жил художник, стала местом паломничества ценителей искусства. «Погребение графа Оргаса»- это шедевр зрелого творчества мастера .Это произведение отразило не только духовное состояние испанского общества эпохи Контрреформации,но и стало своего рода синтезом религии, истории и искусства. В период кризиса идеалов эпохи Возрождения художник наделил образ человека необычайной духовной силой. Человек у Эль Греко больше связан с неземными силами, во власти которых он находится, чем с реальностью.В его произведениях, проникнутых страстной и пылкой фантазией, утонченным аристократизмом и философским постижением смысла человеческого бытия, отразился начавшийся в Европе середины XVII века кризис гуманистических идеалов Живопись Эль Греко обладает музыкальностью образного строя посредством введения в композицию целого инструментального ансамбля, состоящего из играющих на клавикордах, арфе и виолончели ангелов. Нежные, волшебные, неземные звуки мелодий, заполняя все пространство картин, еще больше усиливают их мистическое содержание вместе с яркими сверхреальными вспышками света (которые он учился писать у молнии). Волнообразный ритм картин и все искажения в них – это изображение проникновения Высших сил в мир земной («Вид Толедо»). .